shopping_cart EN
Agnieszka Alpin biogram

'Selfie w Budapeszcie', 2024

Olej, Płótno
100 cm x 150 cm

Obrazy, Abstrakcja, Ekspresjonizm, Kwiaty, Morze, Pejzaż, Człowiek, Architektura, Abstrakcja

$630
Zamów tę pracę przez telefon +48 510 211 410
108 Wyświetlenia

  • local_shippingDarmowa dostawa na terenie Polski
  • keyboard_return 14 dni na zwrot pracy
  • verified Certyfikat autentyczności
  • business_center Odbiór w centrum Warszawy
  • account_balance_wallet Wygodne formy płatności

Prezentowany obraz pochodzi z cyklu ‘Selfie’, które powstały w latach 2017 – 2022. Ideą do namalowania pokaźnych rozmiarów płócien, były podróże Agnieszki po znanych miastach europejskich. Artystka przelała swoją fascynację architekturą, jednocześnie manifestując fragmenty ludzkiego ciała w sposób humorystyczny. Życie w czasach zaawansowanych technologii cyfrowych zaowocowało produkcją niezliczonych ilości zdjęć, robionych swobodnie bez wyznaczonych granic. Te nieudane w społecznym odczuciu zdjęcia np. z uciętą ręką lub głową, zainspirowały artystkę w stopniu znacznym. XXI wiek to kult masowych podróży, podczas których powstają wyidealizowane zdjęcia selfie. Oryginalny styl malowania stał się rodzajem uniwersalnego języka, którym może przemawiać do odbiorców międzynarodowych. Artystka w śmiały sposób zestawiła grube pociągnięcia pędzla z mocno kontrastową kolorystyką, tworząc barwny oraz wesoły świat. Niestety seria dramatycznych wydarzeń w życiu Agnieszki, doprowadziły do załamania artystki. Zaczęła skupiać się na tworzeniu abstrakcji, malowanych wyłącznie z wyobraźni, gdzie przelewanie goryczy w postaci ciemniejszej kolorystyki oraz silnej ekspresji odbiło swoje piętno na mniejszych już płótnach. Sztuka stała się dla niej coś w rodzaju Katharsis – oczyszczeniem ciała oraz umysłu z negatywnych emocji, stłumionych żalem, gniewem oraz smutkiem. Artystka maluje wyłącznie z potrzeby serca, jej ulubieńcem jest Vincent van Gogh

"'Selfie w Budapeszcie'" to obraz o wymiarach 150x100 cm z 2024 roku. Autorem pracy jest Agnieszka Alpin.

Dzieło zostało wykonane w technice olej. Jest to rodzaj farb malarskich, których składnikami są olej lniany oraz pigment. Technika własnoręcznego przygotowania farb oraz malowania nimi wymaga wiedzy, cierpliwości (obrazy olejne dość długo schną) oraz ćwiczeń; efekt, jaki dzięki nim uzyskany, jest wart tego wysiłku ze względu na dobrą trwałość obrazu oraz świetlistość kolorów. Farby olejne mają długą historię, która w przypadku Europy sięga XV wieku. Pierwszymi artystami, którzy zaczęli posługiwać się olejami na desce byli artyści flamandzcy i holenderscy, tacy jak Jan van Eyck oraz Rogier van der Weyden, którzy posługiwali się techniką laserunkową (nakładali półprzezroczyste, cienkie warstwy olejne na monochromatyczną podmalówkę, wzmacniając niektóre tony). W XVII wieku modna była technika alla prima, malowania „od razu”, często mieszając farby olejne na płótnie, nakładane impastowo. Zwolennikami takiego wariantu byli Peter Paul Rubens czy Diego Velazquez.

Podłożem tej pracy jest płótno. Jest to tkanina o splocie płóciennym, posiadająca wielorakie zastosowanie. Płótno wykorzystywane jest jako podobrazie malarskie: najpopularniejszymi rodzajami są te wykonane z włókien bawełnianych lub lnianych. Płótno malarskie bywa mocowane na krosnach (drewnianych listwach), tworząc blejtram lub umieszczane na desce drewnianej przy pomocy odpowiedniego kleju. Płótno jest w następnej kolejności gruntowane oraz pokrywane farbą.

Artysta wykonał obraz w stylach: abstrakcja, ekspresjonizm. Abstrakcja to styl odrzucający odzwierciedlenie rzeczywistości I w zamian przekazanie jej w postaci abstrakcyjnych pojęć i idei, miedzy innymi przy pomocy kolorów, kształtów I linii. Obrazy ekspresjonistyczne cechuje duża emocjonalność i subiektywizm. Kierunek ten inspirował się również psychoanalizą oraz pierwszymi badaniami nad snem.

Tematem tej pracy są abstrakcja, architektura, człowiek, kwiaty, morze, pejzaż. Architektura, która pozwala przenieść trójwymiarowe obiekty na dwuwymiarowe podłoże malarskie. Stanowiła ona jeden z ulubionych motywów malarskich artystów holenderskich, włoskich i francuskich w XVII i XVIII wieku, dzięki którym dziś możemy zrekonstruować wygląd oraz sposób funkcjonowania dawnych siedzib ludzkich. Człowiek, który jest bez wątpienia najpopularniejszym motywem w sztuce od prehistorii aż do dziś. Postać ludzka występowała w niezliczonych kontekstach artystycznych: jako święty, w kostiumie mitologicznym, w scenach rodzajowych, salonowych, alegorycznych oraz wielu innych. Człowiek zajął również ważne miejsce w sztuce abstrakcyjnej, jednak obiektem zainteresowania stało się jego wnętrze – świadomość oraz percepcja. Kwiaty, które jako pełnoprawny motyw pojawiły się w sztuce flamandzkiej i holenderskiej u schyłku XVI wieku. Malował je między innymi Jan Brueghel starszy, Jan Davidszoon de Heem oraz Ambrosius Bosschaert. Kwiaty były również jednym z tematów wybieranych przez malarzy akademickich w kolejnych wiekach. Jest to temat obejmujący swym zasięgiem zarówno egzotyczne plaże Ameryki Południowej, jak i sentymentalne widoki zimnego wybrzeża Skandynawii. Pejzaż, który w przeszłości był jednym z głównych wątków podejmowanych w Akademiach Malarstwa i Rzeźby. Początkowo funkcjonował w mitologicznym, alegorycznym kontekście. Jego potencjał odkryli niemieccy romantycy, którzy za pośrednictwem natury odzwierciedlali marzenia i niepokoje człowieka.

Wśród gamy kolorystycznej dominują kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, złoty. Poprzez odpowiedni kontekst czerwień może podkreślać silne emocje, niebezpieczeństwo bądź przyjemność. Wprowadza również dynamikę do kompozycji. Kolor pomarańczowy kojarzy się z latem i świeżością, dlatego warto wprowadzić go do wnętrz, w których brakuje słońca. W zależności od odcienia, kolor żółty doskonale współgra zarówno z zimnymi, jak i ciepłymi barwami. Zieleń zbliża nas do natury, dlatego jeśli jesteśmy zmęczeni miejskim krajobrazem, zaprośmy zielone dzieło sztuki do naszego domu. Niebieski, który dominował w twórczości Picassa w latach 1901-1904, dlatego też ten etap artystyczny nazywa się „Okresem błękitnym”Kolor złoty oznacza sferę niebiańską, władzę oraz luksus.

Klimat obrazu opisać mozna jako: radość, spokój, żywiołowość. Radość, którą wywołują jasne kolory, dekoracyjne linie i motywy takie jak ludzie, natura oraz zwierzęta. Spokój można osiągnąć dzięki dziełom sztuki o kompozycji statycznej i kolorom, które nie rozpraszają naszego wzroku. Sztuka pełna żywiołowości powinna znaleźć się w przestrzeni biurowej, ponieważ pozytywnie wpływa na kreatywność pracowników oraz dodaje energii.

Prace artysty - Agnieszka Alpin
Olej, Płótno, 100 cm x 150 cm
Cena sprzedaży $660
Olej, Płótno, 100 cm x 150 cm
Cena sprzedaży $660
Olej, Płótno, 120 cm x 100 cm
Cena sprzedaży $630
Olej, Płótno, 100 cm x 120 cm
Cena sprzedaży $650
expand_less mail_outline call
×
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Schowaj
Zmień ustawienia